Beethoven: The 9th Symphony in D Minor, Op. 125/ Solti


请输入要查询的音乐专辑:

可以输入音乐专辑名称或者关键词

Beethoven: The 9th Symphony in D Minor, Op. 125/ Solti

又名: 索尔蒂 贝多芬第九交响曲

表演者: 索尔蒂 Georg Solti/芝加哥交响乐团、合唱团 Chicago Symphony Orchestra and Chorus

流派: 古典

专辑类型: 专辑

介质: Audio CD

发行时间: 1995-8-15

唱片数: 1

出版者: London/BMG

条形码: 386171038470

专辑简介


贝多芬第九交响曲“合唱”(作品号:125)
  1812年贝多芬就完成了《第八交响曲》,但直到1822年贝多芬才开始构思谱写第九交响曲、而且花了近两年时间才完成(1822-1824年)。这十年之间,贝多芬经历了一些什么?
  1813年,为纪念英国将军威灵顿率领英国远征军大破法国军队的战斗,贝多芬谱写了《战争交响曲》(该曲也常称为“威灵顿的胜利” ,著名发烧碟“多拉蒂指挥的1812序曲”收录的这个作品是个较好的版本)。《战争交响曲》原本只是一首普通的乐曲,它也没有被编入贝多芬的交响曲编号内;但是贝多芬为了使其能够以宏大的气势出现在音乐会舞台上,花了不少精力将之改编为管弦乐曲,甚至加上了“交响曲”的头衔。和贝多芬其他交响曲深刻的思想性相比,《战争交响曲》显得过于肤浅。贝多芬自己在几年后也自我检讨了这部作品的粗糙,不过,该作品在当时却红极一时,它给贝多芬带来了更高的声誉。这时的贝多芬几乎被荣耀和光辉充斥着,使得处于生活困境中的作曲家得到了心灵上的慰藉,他的创作欲望重新被唤起,一部又一部新作问世了,音乐会也一场接一场的被要求加演。在此后的一两个月内,《战争交响曲》也在不断地被上演,似乎大家永远听不够。
  就在这段最“辉煌”的日子里,贝多芬并没有为此“沾沾自喜”或者“迷失自我”。他对于“共和体制”的理想没有消退。自己的言行举止也没有因为要和“上层名流”为伍而变得妥协。他只是在一个相对舒适的环境下,继续着自己的音乐创作和推广。这种舒适和辉煌延续到1815年,在高潮过后,贝多芬进入了自己一生中的又一个低潮期。
  低潮源自贝多芬的许多显要友人的相继去世、患病、破落。由于没有完整的家庭,贝多芬在此时重新回到了孤独、寂寞当中。应该说虽然乐圣的一生当中有过阳光普照的时候,但终究还是阴霾多于晴天,这时候他已经完全耳聋了,肺病和伤寒也一直困扰着他。而此时欧洲大陆的局势也使得一直关注政治的贝多芬忧心忡忡却无能为力。种种这些,都让贝多芬无暇再用心去创作大型的交响作品;所以,在1814年到1818年这段日子内,贝多芬几乎没有惊世的音乐问世,在这段忧伤的日子里,贝多芬把更多的时间放在读书上,并且写了很多感悟和笔记。最终贝多芬从这些充满内涵、充满激情的文字中,重新唤回了自己的作曲灵感! 1818年开始,贝多芬开始从沉默中醒来,一部又一部重量级作品被不断谱写出来!《庄严弥撒》、《C大调三十三首钢琴变奏曲》以及作曲家的最后三首钢琴奏鸣曲(第30、31和32号)就是贝多芬这一时期的代表作。
  《第九交响曲》是贝多芬几乎花了大半生的时间来酝酿、筹划的;但一直到完成了《庄严弥撒》之后的1822年秋天才开始动笔谱写这部凝聚其一生力量和信念的宏篇巨作。为了保持创作激情和状态,贝多芬先后搬了四次家;终于在埋头一年半之后,在1823年的年底,这部凝聚着贝多芬人生哲理的《第九交响曲》完成了!虽然经历的时间不算短,但作品的创作还是比较顺利的,几乎是一气呵成。但好事多磨,首演地点就充满了坎坷,按照合同,应该放到英国的伦敦去首演,但是贝多芬依然觉得音乐之都维也纳才是最好的选择,而这时他的音乐风格在维也纳受到了罗西尼歌剧的强大冲击,有些人甚至攻击贝多芬的音乐已经过时。面对这种状况,作曲家又想把首演改到柏林去进行。知道这个消息,维也纳听众反而又强烈的呼吁《第九交响曲》应该在维也纳首演,很多人联名写信给作曲家要求他留在维也纳,信中充满了真切的感情;贝多芬为此回心转意,开始筹划作品在维也纳的首次演出。在演出前的排练过程中,又出现了很多问题。贝多芬的这部作品,确实是对乐团乐手的严峻考验,有不少段落演奏起来颇具难度,需要乐手有扎实的功底和优秀的技巧。而且《第九交响曲》也是贝多芬唯一一部引入人声的交响曲作品,其中一些高难度的段落令当时参加首演排练的歌唱家的表现不够完美,综合这些因素,第一次合练的效果很差,有人甚至建议贝多芬改动某些段落,以减小表现上的难度。但是对艺术追求完美的乐圣坚持自己的理念,没有改动一个音符。为此,演出日期不得不一改再改。终于,在1824年5月7日,在维也纳凯伦特纳托尔剧院,贝多芬《第九交响曲》的首演音乐会隆重举行了 !
  1824年5月7日,《贝多芬第九交响曲》的首演音乐会在维也纳凯伦特纳托尔剧院隆重举行!这次演出可谓盛况空前,久违的欢呼、久违的热烈,重新回到贝多芬的周围。当整部作品演奏完毕之后,出现了很多令人惊异的场面,——观众们近乎疯狂的鼓掌、欢呼,很多人留下了激动的泪水,人群不住的朝着舞台的方向拥去,人们被这恢宏的旋律所打动,已经顾不得礼仪。而作曲家本人虽然因为耳聋,已经听不到任何欢呼声和掌声,却依旧被这超乎寻常的热情场面激动得晕厥过去,一度不省人事……
  如今距离1824年的首演盛况,已经过去近两百年了,但是贝多芬的《第九交响曲》和《欢乐颂》却成为了长盛不衰的经典作品。在这两百年岁月中,几乎所有的后辈音乐家、作曲家都被这部宏伟的作品所倾倒;更有无数业余的听众被这部作品所带来的音乐哲理、音乐气度所感染!因为这部作品,贝多芬成了神一样的人物,《欢乐颂》成为了人类历史长河中永远不灭的自由、和平之明灯。
  《第九交响曲》一共四个乐章。第一乐章是不太快的略呈庄严的快板,d小调,2/4拍子,奏鸣曲形式。第一主题严峻有力,表现了艰苦斗争的形象,充满了巨大的震撼力和悲壮的色彩,这一主题最开始在低沉压抑的气氛下由弦乐部分奏出,而后逐渐加强,直至整个乐队奏出威严有力,排山倒海式的全部主题。作曲家一上来就用一种严肃、宏大的气势表达出了整部作品的思想源泉。其实这是贝多芬很多作品中反复表现过的主题——斗争,也折射出斗争的必然过程——艰辛。旋律跌宕起伏,时而压抑、时而悲壮,我们似乎看到的是勇士们不断冲击关口,前赴后继企盼胜利的景象。
  紧接着的第二乐章,按照传统通常应该是慢版,但是贝多芬打破了这一惯例,居然用了极活泼的快板,d小调,3/4拍,而且是庞大的诙谐曲式。整个第二乐章主题明朗振奋,充满了前进的动力,似乎给正在战斗的勇士们以积极的鼓励,似乎让人们一下子在阴云密布的战场上看到了和煦的阳光和蓝色的天空。同时主旋律中带有奥地利民间舞曲“连德勒”的特征,和谐而具有舞蹈性。到了乐章最后,旋律重新开始急促起来,隐约透露出非常不安的气氛。
  第三乐章倒是慢板乐章了,如歌的柔板,降B大调,4/4拍,不规则的变奏曲式,可见贝多芬有意在编排上作了创新。这个乐章相对前面两个乐章显得宁静、安详了许多,旋律虽然平缓,但是不失柔美。柏辽兹评价此乐章是“伟大的乐章”。第三乐章共两个主题,其中第一主题充满了静观的沉思,具有强烈的抒情性和哲理性。在前面两个乐章表现出激烈的战斗场面之后,第三乐章似乎是大战中短暂的平息。
  第四乐章是整部作品的精髓,急板,D大调,4/4拍。通常划分为两个部分——序奏以及人声。两者都属于第四乐章这个整体。其中的人声部分所演唱的是德国诗人席勒的诗作《欢乐颂》!这部气势磅礴、意境恢宏的诗作所表达出来的对自由、平等生活的渴望,正是一直向往共和的贝多芬的最高理想。但在人声部分上台之前,音乐经历了长时间的器乐部分演奏的痛苦经历,含有对前三个乐章的回忆。这个序奏部分是坚强刚毅,惊心动魄的。接着木管徐徐的引出了“欢乐颂”的主题,好像一缕阳光突破浓密的云层洒向大地,整个欢乐的主题渐渐拉开序幕,贝多芬真正的理想王国就在眼前!
  经过了一系列的铺垫,人声部分终于浮上水面,开始了《欢乐颂》的吟唱!这首诗是作曲家一生的钟爱。他曾说过:“把席勒的《欢乐颂》谱成歌曲,是我20年来的愿望!”所以在《第九交响曲》创作的最后关头,贝多芬甚至还不舍得过早的就把歌唱《欢乐颂》的部分放到自己的作品中。他并不愿意把《第九交响曲》作为自己在交响乐领域的封笔之作,作为自己最高理想的体现,当时他还在计划着《第十交响曲》甚至《第十一》、《第十二》。但最后乐圣还是妥协了。或许是宿命、或许是巧合,《第九交响曲》成了贝多芬最后一部交响曲,最终成为了他作曲生涯的巅峰。这里,再次谈谈数字,我们中国文化是很忌9的,因其上无进取之路,太过阳刚了;上九:亢龙有悔即是对此的最权威诠释。研究文化艺术时,纵向分析比较是必须的,但有时对东西方的艺术文化作些横向对比也特别有趣。
  伴随着激情澎湃的唱词和急速雄壮的旋律,《欢乐颂》唱出了人们对自由、平等、博爱精神的热望。贝多芬并没有照搬席勒的原诗,而是以自己独到的理念,配合音乐的需要做了一定的删节和修改。在激动人心的歌词和贝多芬超人般旋律的相互烘托以及四个不同声部人声的独唱、重唱以及大合唱团的合唱下,《欢乐颂》得到了升华,听众得到的是无与伦比的奋进力量和精神支柱。乐章的最后,这种气氛被表现到了极致,整部作品在无比光明、无比辉煌的情景下结束。
  如今《第九交响曲》公认是贝多芬在交响乐领域的最高成就。甚至有很多作曲家、音乐家认为已经没有任何作品能够超越《贝九》的成就,无论这种说法是不是有偏颇的地方,《贝多芬第九交响曲》都将是永恒的!欢乐颂精神永不灭!
  指挥家索尔蒂(Georg Solti)
  索尔蒂多次指挥演奏贝多芬第九交响曲“合唱”,其中,指挥芝加哥交响乐团于1972 年的录音被《企鹅唱片指南》认为是贝九最优秀的录音 ,1991 年 Decca 发行了1972年录音的重制版 CD。本张CD是索尔蒂1986 年指挥芝加哥交响乐团录制的贝九,1995 年发行的唱片,同样受到好评。
  如果有人愿意将托斯卡尼尼、富特文格勒和瓦尔特等上个世纪末出生的老一辈指挥大师之后的伟大指挥家一一列出的话,那么肯定会得到这样一张具有强烈吸引力的名单,卡拉扬、索尔蒂、伯恩斯坦、姆拉文斯基、库贝利克……等等。这些有着突出魔力的人物,实际上才应该被称为是20世纪指挥艺术中的中坚人物,因为在他们之前的前辈大师们都是处在世纪交替中的人物,他们的艺术贡献带有着很大的开拓性因素,而在他们之后的下一代指挥家们,在时间因素上又都属于与下个世纪相衔接的人物了,因此,准确的说,20世纪的指挥艺术是属于这样一批中坚人物的。然而在这样一批人物中,最具代表性的恐伯就要数卡拉扬、索尔蒂和伯思斯坦了。但在他们三人之间,索尔蒂是一个很有特殊性的人物。卡拉扬的艺术生涯虽然具有广泛的世界性,但他始终是在欧洲的艺术领地中开展活动的,并且从来没有担任过美国乐团的常任指挥。而伯思斯坦虽然在美国有着十分辉煌的业绩,但他本身就是一位出生在美国的指挥家,况且伯恩斯坦在欧洲国家的乐团和歌剧院中,也只担任过客席指挥的职务。这里唯有索尔蒂是一位出生在欧洲,并且在欧洲国家和美国的交响乐团及歌剧院中都担任过常任指挥的人物。此外,卡拉扬与伯思斯坦都先后在自己还在岗位上时就逝世了,唯有索尔蒂在功成名就时就“告老还乡”式地体面退休了,这一切的一切恐怕也都是索尔蒂一生总交好运的原故吧。
  乔治·索尔蒂于1912年出生在匈牙利的布达佩斯。他在很小的时候,便已表现出了出众的音乐才能,尤其是他那双灵敏的耳朵,立刻便引起他的父母的注意,这对夫妇为了培养索尔蒂在音方面的天才,便给他买了一架钢琴,从此,小索尔蒂便和这架钢琴结下了不解之缘,他每天刻苦地弹琴,进步速度之快,使每个熟悉他的人都感到了惊讶,到了12岁时,他就已经公开登台演奏了。索尔蒂在13岁时,进入了匈牙利最著名的布达佩斯李斯特音乐学院中学习,在这里,他跟随着20世纪最伟大的匈牙利作曲家多纳伊、柯达伊和巴托克学习钢琴和作曲。在他14岁那年,有幸观看了一场由埃里希·克莱伯指挥的音乐会,在这场音乐会上,他被埃里希·克莱伯那神奇般的指挥艺术所深深迷住了,从此便产生了要成为一名指挥家的念头,当他于1930年从音乐学院毕业后,就更加坚定了要当指挥家的决心,为此,他曾跑到瑞士专程向老指挥大师魏因加特纳系统地学习指挥法。1933年,只有21岁的索尔蒂担任了布达佩斯歌剧院的助理指挥,1937年,他又在萨尔茨堡音乐节上担当了著名指挥大师托斯卡尼尼的助手,协助排练了一系列的演出曲目。但在这几年的时间中,他实际上仍然是以一个见习者的身分来从事指挥活动的,在这期间,他从未独立地公开指挥过,1938年3月11日,他终于获得了首次指挥公演的机会,这一天,他指挥布达佩斯歌剧院演出了莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》。索尔蒂这次指挥演出虽然很成功,但由于当时的希特勒法西斯正在 占领维也纳,与其临近的布达佩斯也陷入到了一种恐惶的气氛中,索尔蒂本人是犹太血统的音乐家,而犹太人是要遭到希特勒的残酷迫害的,所以在歌剧演出之后,索尔蒂便仓促收拾行装而逃亡到了瑞士。在这以后他又加入了英国国籍。1942年,索尔蒂参加了在日内瓦举行的国际音乐比赛,他以极其出色的能力获得了钢琴比赛的一等奖。但在这以后,索尔蒂并没有选择职业钢琴家的道路,而是在指挥艺术领域中得到了继续的发展。在战争结束后的1946年,索尔蒂受聘担任了慕尼黑国立歌剧院的艺术指导,他在上任的这一年里,成功地指挥上演了贝多芬的歌剧《菲德里奥》,受到了人们的一致好评。索尔蒂在慕尼黑歌剧院整整工作了六年,以其杰出的天才,将这个战后几乎变成废墟的剧院迅速恢复了元气,并且一举成为欧洲的一个重要的音乐中心。索尔蒂在担任慕尼黑歌剧院指挥期间,还同时担任诸如萨尔茨堡音乐节以及欧洲一些其它乐团的客席指挥,并且在1947年到1951年之间,兼任了巴伐利亚国立歌剧院音乐指导与常任指挥的职务。1952年,索尔蒂辞去了慕尼黑国立歌剧院指挥的职务,担任了法兰克福歌剧院的音乐指导。1961年到1971年,他又在著名的英国皇家科文特花园歌剧院担任了十年音乐指导与常任指挥。
  索尔蒂谋求在美国的发展开始得很早。早在1954年,他就在美国与芝加哥交响乐团合作过,以后他便每年都到美国来指挥演出。1969年,索尔蒂正式接任了芝加哥交响乐团的音乐指导与常任指挥职务,而这时的他还没有和科文特花园歌剧院解除合同,他只好坐着飞机来往于欧美两地,然而他好像并不感到繁忙,1973年他又兼任了法国巴黎管弦乐团及巴黎歌剧院的音乐指导职务,1979年,他又将伦敦爱乐乐团首席指挥的席位拿到了手中,这种全球性的活动能力简直是幻想中的超人才能够具备的。
  索尔蒂的指挥艺术生涯中最辉煌的阶段,就是他后期担任芝加哥交响乐团常任指挥的时期。当时的芝加哥交响乐团,正值与法国指挥家马蒂农的一段不太和谐的合作之后,乐团的状况略有下降的趋势,正是在这种关键的时刻,索尔蒂走马上任,挑起了重振芝加哥交响乐团雄风的重担,他上任以后,狠抓了乐团的训练和改革,增大了乐团演奏曲目的范围,并且首创了巡回演出的制度,他确信艺术的进步离不开交流,因此他屡次率团出访欧洲等地,把一个崭新的芝加哥交响乐团的形象树立在了世人的面前,除此之外,他还以其过人的天才和高超的技艺,将芝加哥交响乐团训练成了举世公认的超级乐团,在索尔蒂任职期间,芝加哥交响乐团在几次全美的民意测验中均排在第一位,这的确不能不说是索尔蒂所立下的汗马功劳,而人们后来每当议论起芝加哥交响乐团那无比辉煌的音响时,都将它称为充满魅力的“索尔蒂音色”,芝加哥交响乐团正是带着这种“索尔蒂音色”而演遍全世界的,因此可以说,索尔蒂是为芝加哥交响乐团赢来第二个“黄金时期”的重要功臣。
  索尔蒂是一位技艺十分全面的双料指挥大师,在他漫长而又辉煌的指挥生涯中,无论是对于歌剧还是交响乐,他都有着极为精湛的演释能力,而且作品的范围涉及得非常广泛。他在指挥歌剧方面的贡献,完全可以同卡拉扬相比较,而对于德国歌剧作品,他的解释可以说是更加得心应手、锦上添花的,几十年来,他在欧洲和美国担任各大歌剧院的常任指挥时,(如科文特花园歌剧院、法兰克福歌剧院、慕尼黑歌剧院和旧金山歌剧院等等)曾经指挥上演了大量的歌剧作品,这其中不仅包括欧洲的古典歌剧,也包括像勋伯格那样的现代派作曲家的作品,他还指挥首演过许多英国作曲家的作品,为此,英国女皇伊丽莎白二世还因他为英国音乐艺术所做出的贡献而在1972年加封他为爵士,这种极高的荣誉对于一位艺术家来说是非常不容易的。
  索尔蒂在指挥交响音乐方面的贡献同样是十分巨大的,首先他与卡拉扬一样,是一位作品涉及范围十分广泛的指挥家,可以说,任何时代、任何国家和任何风格的作曲家的作品,他几乎都曾涉猎过。在指挥交响音乐时,他能够很好地发挥管弦乐队的气势和效果,那种千姿万态的细微变化,在他的手中显得是那样的易如反掌。他的指挥风格是直率、鲜明和全面,在处理音乐时,既有着热情豪放的宏大规模和精密严整的结构,又有着激动的抒情性和丰富的色彩性。他在指挥时十分注重于作品的整体结构感,对于音乐的旋律线条、节奏特点、和声框架和对位手法等诸方面的织体因素,都安排处理得异常合理巧妙,能够使人产生出一种十分舒适而和谐的立体感。他对于音乐色彩上的变化及戏剧性般的矛盾性,有着一种天生的特殊驾驭能力,而在对于音乐情感的控制方面,他又有着极为恰当的控制能力。这也正如勋伯格当年在纽约的《时代周刊》上发表的评论中所说的那样:“他对音乐有着一种非常直接的概念,特别是那种有血有肉的音乐,这是他的艺术倾向的所在。他从不追求过分的精细,也不以故弄玄虚的效果来哗众取宠,他指挥的音乐具有一种直接而又清晰的线条。”
  谈到涉猎作品的广泛,索尔蒂的确是一个非常值得一提的人物,他一生中指挥过无数的作曲家的作品,这一点仅从他指挥录制的唱片的类别和数量上就可以清楚地看到。然而索尔蒂指挥的最为拿手的作品,还是要数瓦格纳的歌剧作品,在这方面,他的独特造诣是相当深厚的。在20世纪的指挥艺术史上,索尔蒂是最著名的瓦格纳专家之一,他指挥的瓦格纳的作品,能够给人们带来一种深刻的、富有哲理性的美感,他能够通过指挥瓦格纳的歌剧,将瓦格纳内心丰富的思想性极其完美地传达给听众。他在指挥瓦格纳的作品时,从不拘泥于表面化的处理,对于作品中各种技术上的因素(如声乐与乐队之间的关系以及主导动机的合理呈示等方面)他都能够以十分恰当的方法进行很有说服力的表现。瓦格纳著名的四联剧《尼伯龙根的指环》,是索尔蒂指挥得最精彩的作品,这部巨著他曾在50年代末期就将其录制成了唱片,并且经过长时间的考验之后,已经成为带有经典性的、被其它指挥家尊为楷模的版本了。除此之外,索尔蒂指挥的其它瓦格纳的作品,如《特里斯坦与伊索尔德》等等,也都是世界上最高水平的演释。除了瓦格纳的歌剧以外,索尔蒂对其它德奥歌剧的演释,都有着异常精彩和耀眼的业绩,早在他担任英国科文特花园歌剧院的音乐指导时,就曾指挥上演过全部莫扎特歌剧和贝多芬的《菲德里奥》等歌剧。另外,他还曾指挥上演过一度被人们遗忘了的格鲁克的许多歌剧。
  索尔蒂在交响音乐作品的指挥范围上和他在歌剧指挥范围方面的情况很相似,也同样具有着既深又广的特点,他除了对于贝多芬和勃拉姆斯等古典作曲家的作品极为精通以外,还是一位著名的马勒作品指挥专家,他指挥芝加哥交响乐团录制的马勒交响曲的唱片,在世界上是享有着很高的地位的。除此之外,他对于普罗科菲耶夫等人的交响乐作品,也有着准确而精彩的演释。
  索尔蒂是一位谦虚和蔼的人,面对着自己艺术上的巨大成功和人们对他的敬仰,他总是十分客观地冷静对待着,当人们赞叹他给芝加哥交响乐团带来的辉煌音响和高巧的艺术技能时,他也总是强调乐队集体的作用而很少提及自己。然而,他所做出的伟大业绩是谁也抹杀不掉的,这种伟大的业绩,必将作为时代的杰出典范而永载在世界指挥艺术史册中。
  1997年9月5号,索尔蒂与世长辞,他的去世是20世纪最后一位音乐巨人的陨落,同时也代表着传统古典音乐辉煌的结束。

曲目


Jessye Norman,soprano
Reinhild Runkel,contralto
Robert Schunk,tenor
Hans Sotin,bass
Chicago Symphony Orchestra and Chorus
Chorus director:Margaret Hillis
Sir Georg Solti
1. Allegro ma non troppo, un poco maestoso (18.11)
2. Molto vivace (11.51)
3. Adagio molto e cantabile (19.59)
4. Presto - Allegro assai - Andante maestoso - Allegro energico, sempre ben marcato (24.41)